新世纪音乐入门
作者:WAVOW
不知道您是否已经听腻了无病呻吟的流行音乐,是否已经对这种矫揉造作的表演感到厌倦。如果是这样的,那是否想过要换换口味呢。对您来说,新世纪音乐将是个不错的选择。
在这里将要介绍的是所谓的New Age Music,通常被译作新世纪音乐,也有译作新纪元音乐的,不知道对大家来说这算不算是个比较陌生的概念。其实New Age 音乐时常在我们的周围响起,现在越来越多的广告开始用New Age 作为背景音乐;很多电视片也倾向于用新世纪作为自己的结尾曲;各大商场也发现,用新世纪代替原先的流行音效果更好。如果再仔细寻找的话,就会发现原来这种音乐一直伴随着我们的成长,小时候喜欢看赵忠祥解说的《动物世界》,而对这片子的开始曲总是念念不忘,直到长大了才发现原来这就是正宗的新世纪,曲子名叫《Westay》,可以在《The Future Sound Of World》这张专辑中找到。顾名思义,新世纪音乐是个非常新的类别,关于她的起源众说纷纭,不过有一点是肯定的,这种音乐形式的出现不会早于70年代。那时候出版的牛津音乐词典也没有New Age这个条目。在1973年的旧金山,一群素昧平生的音乐家在某个音乐节上相会,这些人忽然发现虽然他们以前没交流过,可是互相之间的音乐却有很多共通之处。他们的音乐都是从冥思和心灵作为出发点而创作的,这种类型不同于以前的任何一种音乐,因此命名为New Age 。在这里还有个小典故,New Age 又指The Aquarian Age (宝瓶座时代),西方神秘学家认为人类正进入宝瓶座时代,象征了人类将从物质的追求过渡到自己内心的探索,虽然在物质方面人类有人种、肤色、语言、宗教信仰等等的不同,但人类的心灵深处都有一个共通点。正因为这一点,所有人都是同宗同源的,平等的。正如Secret Garden的主创罗夫兰(Loveland)所说:每个人的心中都有一座神秘园。你可以在这里寻求慰籍。当你一个人静下心来聆听《Song From A Secret Garden》,就会知道此言不虚了。
粗听上去,新世纪音乐介于古典乐和轻音乐之间,但新世纪更富于变幻,因为她并不是单指一个类别而是指一个范畴,她包括了几乎所有不同以往,象征着时代更替,诠释精神内涵之改良的音乐。因此,你会发现能被称为新世纪的音乐是如此丰富,一切自然界的声音都可能出现在音乐中,所有种类的乐器在此一视同仁,其中的人声更是丰富,从歌唱家到土著乐手,一切都是那么自然。
就一般而言,新世纪还是有其特点的:
其一,新世纪音乐很少有强烈的节奏(但ENIGMA的音乐却有很明显的节奏),这点同饶舌和摇滚形成了鲜明的对比,后两者几乎通篇就是各种打击乐,除了节奏还是节奏。对于新世纪而言,有了节奏就可能受限制。
其二,新世纪的旋律感常常很少。这点不同于流行乐,流行乐需要优美易记的旋律,以便于让每个人都能唱。有时候听了好几遍某首新世纪乐曲,还是记不住她的旋律,这便是新世纪赋予大家极大想像空间的原因了。
其三,新世纪音乐总是避免使用刺耳与急促的声音,因为这会增加音乐的压力,从而破坏聆听者的感觉。
其四,新世纪音乐的基础是是合音与和谐音,她摒弃了爵士和摇滚的发声方式,因为这会带来不和谐与不悦耳的感觉。
在80年代中期新世纪已经逐渐成熟,杂志开始设立新世纪榜单。1986年举办的第29届葛莱美奖的奖项中,也增设了[年度最佳新世纪唱片]的奖项,第一个获得这个奖项的是演奏竖琴的奥地利籍音乐家:佛伦怀德。这算是New Age首度明确地成为音乐类别之一的标志。下面就介绍一下对于中国乐迷来说比较熟悉的几个新世纪大师。
初步了解了New age的有关知识后,下面继续我们New age音乐之旅。这次我们要去各大新世纪音乐名家的家里去做客,挨家挨户的认认门,先混个脸熟吧,再和他们过过招(哈,别扔鸡蛋~~)。让我们从他们不同的音乐风格中去领略一下各位大师们的风采吧。
【Enya 恩雅】
首先介绍恩雅,是因为在New Age人物中她具有的影响力是极大的,毕竟喜欢新世纪的人不算很多,而恩雅的知名度却一点都不亚于那些流行歌手。'93、'95两次拿到葛莱美奖的New Age 专辑冠军。被称为 New Age 音乐之后。
恩雅的真名是Eithne Ni Bhraonain,后来改叫Enya。用这个发音近似的字代替,既可以让人很容易就记住她,又避免了发音问题。
恩雅1962年出生于Donegal郡的Gweedore,她是六个孩子中最小的。十八岁时她加入她的哥哥姐姐,成为著名的乐队Clannad的歌手和键 盘乐器演奏者。
需要注意的是,在恩雅背后还有制作兼编曲Nicky Ryan、填词者Roma Ryan的合作,这三人缺一不可。在恩雅二十岁时,Nicky 和Roma Ryan夫妇——制作人、词作者、经理人——将这位富有天赋的音乐家置于他们的庇护下。六年来他们以恩雅的风格作为基础一起创作着。多年来Roma一直在 收集各种日记,随笔,诗歌,故事。现在她将这些作了改变,使之成为恩雅的歌词。歌词主要涉及古老的赞美诗,神话,精灵,天使,传说中的人物,同时也涉及信 仰,希望,鼓励以及一些新奇的领域。“在我的歌曲中我可以去我想去的任何地方,我可以自由的飞翔,漂浮,游动。Roma的歌词给了我这种美妙的可能性。”
事实上,恩雅不会游泳。她喜欢在都柏林附近的山中漫步。“我经常工作很长时间,有时工作到很晚,我几乎迷失在工作中。” 这个大自然的忠实热爱者的带有灵气的音乐有时被人们笑称为“新时代产物”或者被划入“民间音乐”。这使创作者不是十分开心。“我的音乐属于各个领域,它可 以是新时代的,古典的,流行的。我不认为我的音乐可以简单的划入某个范围,我的音乐是独特的,它就是它。 恩雅的独特的音乐为她带来的物质成果是可观的。恩雅由此获得了两座别墅,工作室,以及一些马匹。恩雅很少看书,她只听她自己的音乐,她既没有丈夫也没有男 友。她的一生似乎只为音乐。“音乐带给我无穷的快乐。”
另一点值得一提的是,恩雅从来不开个人演唱会,由此可见要是没有一个专门的小组负责处理恩雅的声音,她想获得今天的成绩也是不可能的。
1986年BBC电视台开始制作一部关于凯尔特人历史和文化的记录片,Enya签约创作并演奏该纪录片的音乐。1987年凯尔特人(The_Celts)首 次播出,它的音乐集以名为恩雅的专辑发行,但她的这首张专辑并未引起注意。在1988年发行的水印(WaterMark)一炮走红,其中的单曲《Orinoco Flow》蝉联了多个国家排行榜的首位。接下来的《Shepherd Moons》惊人地缔造了全球11000000张的销售量,并获得了格莱梅最佳新世纪专辑奖,她的另一张专辑《The Memory Of Trees》也获得此殊荣。恩雅高雅的举止就象从童话故事中走出来的小 公主似的。她穿着天鹅绒的晚礼服,话语温柔的说着带给她创作新专辑The Memory of Trees的灵感。
对于想了解恩雅的朋友,可以关注这三张专辑:1997年的《Paint the Sky with Stars》 ,这是一张精选集收录了在此以前的所有好歌;2000年的《A day without rain》,这是她最近的一张专辑,风格同以前完全一样;2001年的《The Lord of The Rings》电影原声,主题曲《May It Be》便是恩雅所唱,虽说只有一首而已,但她在歌坛的地位可见一斑。
【Secret Garden 神秘园】
对中国乐迷来说,神秘园是另一个耳熟能详的名字。是一支著名的新世纪音乐风格的乐队,它由挪威作曲家兼键盘手罗尔夫. 劳弗兰和爱尔兰女小提琴手菲奥诺拉. 雪莉组成。在神秘园的官方主页,可以看到如下这段话:Once upon a time .. a Rolf met a Fionnuala... and they made magical music together。这句话便是对他们两人最精辟的介绍了。
Rolf Lovland(罗尔夫. 劳弗兰):出生于挪威南部的Kristiansand。他9岁时就组建了乐队,并开始尝试作曲。他是乐队的作曲、制作人和键盘手。
Fionnuala Sherry(菲奥诺拉. 雪莉):出生于爱尔兰Kildare的小镇Naas。她成长于一个音乐家庭,很小就开始学习音乐。她是乐队的小提琴手。
1994年,他们在欧洲歌唱大赛中初次相遇,那时劳弗兰已是知名的词曲作家,由于对音乐有着难以想象的相同的理解,他们走到了一起。1995年,他们凭一首探路之作《夜曲》(《Nocturne》)获得1995年的欧洲电视歌曲创作比赛大奖,从此成名。夜曲的歌词才24个字,可以说是纯粹的器乐乐曲,而欧洲电视歌曲比赛从来没有这种音乐获奖的先例,因此有人说神秘园重新定义了这个比赛。
1996年4月推出首张专辑《来自神秘园的歌》大获成功,影响遍及世界各地。乐队的主要风格是溶合了爱尔兰空灵飘渺的乐风,挪威民族音乐及古典音乐,乐曲恬静深远,自然流畅,使人不知不觉便已溶入其中。除了劳弗兰极具想象力的 作曲和编曲,雪莉灵气十足的小提琴演奏也是十分值得一提,在成立乐队之前,雪莉还曾为爱尔兰著名歌手谢妮.奥康娜和范.莫尼森的专辑作过伴奏。 他们合作创造的新世纪音乐(New Age Music),为苦闷的人生带来希望,填补了空虚的心灵。以该为主打曲灌成的第一张C D令人耳目一新,也赋予新世纪音乐持久的生命力。以往,新世纪音乐多是昙花一现就消逝,但这张CD竟能长期留在CD排行榜上,面世一年多,就卖了 近七十万张;跟着第二张CD也同样受欢迎,不仅获得欧美乐迷好评,中国的乐迷对他们的音乐更为喜爱,在上海和北京的演出,反应之热烈比得上天皇巨星。
到目前为止,神秘园一共出了四张专辑:《Songs From A Secret Garden》、《White Stones》、《Dawn Of A New Century》、和最新的《Once In A Red Moon》。因为数量不多,如果感兴趣很容易就能收齐。
【Enigma 谜】
Enigma!谜一般的音乐……
Enigma!一种难以形容的声音……
Enigma!带来令人神往的意境与旋律……
这是一支来自德国的乐队,以其神秘主义风格吸引了无数乐迷。或多或少你都应该有所耳闻。他们是早期准许引进大陆的国外音乐之一。
这位躲藏在“谜”背后的男人叫Michael Cretu,是个天才的音乐家和制作人。在过去的8年中,Cretu一直在西班牙的伊维萨特岛上过着与世隔绝的生活,但他却与合作者兼歌手Sandra(桑德拉,他的夫人)创造了一个流行音乐的新时代.在其他的商业性宣传中,你实在难以找出用英语、法语、拉丁语交融的格里利圣歌、超现实主义的笛声、女人的呼吸声、以及永远无法琢磨到的音源。“Enigma”的另外一个主角,Cretu的夫人Sandra,在所有“Enigma”的唱片中的女声演唱都是由她来完成。
1990年德国音乐制作人MichaelCretu以Enigma之名发行了第一首单曲《Sadness Part One》。这首乐曲在23个国家登上了排行榜首位,并在美国Billboard专辑榜上停留了长达五年之久。
Enigma源自于希腊文,英语解释为“谜,不可思议的东西”,因此很多国内听众甚至媒体将Enigma称之为“谜乐团”或者“英格玛乐团”。其实这个称谓并不确切,Enigma只是一个“project studio(策划制作组)”,而非由若干固定演唱成员组成的乐团。
NewAge音乐爱好者都应该非常熟悉 “Enigma”这个标志性的音乐品牌,但大多数听众却很难对Enigma的音乐轻易地来一次概括或者下一个确切的定义。或许另外还有一些朋友并不知道 Enigma是何方神圣,不了解他们的风格,但是一旦属于Enigma的熟悉旋律响起,您一定会有似曾相识的感觉。
那么Enigma究竟是一种怎样的音乐呢?虽然我们习惯并笼统地将之归入“NewAge”,但却很难描述Enigma的独到特色。制作人Michael Cretu曾经道出过其中的玄机,事实上Michael Cretu一直想走出欧洲传统流行音乐的束缚,他所钟爱的音乐风格偏向于Pink Floyd和Yes,但这类非主流音乐类型在日益商业化的市场中已经越来越难听得到。
Michael Cretu便开始朝着自己理想的王国迈进,自己写作,并且在不少作品中动用了两种非常奇特而且不为世人熟知的声音——秘鲁风格的排萧和由修道士演唱的类似 格里高里圣歌风格的旋律,编曲上再衬以洒脱、懒散的Disco节奏,由此构成了Enigma极富个性的基本框架。神秘主义的主题用现代电子乐来表现,使人产生一种时空交错的奇妙感觉。其中的人声也非常美 妙:女声亮丽动人,如夜莺一般悦耳;男声低沉隐约,令人着迷。乐队的音乐取材也非常广泛,源于世界各地。因此在Michael Cretu所营造的独特音乐世界中,我们即可以隐约感受到古典严肃音乐的影子,又可以直接感受到通俗流行的电子配器;能听到最悠远的少数民族部落自由而悠 长的吟唱,又能够欣赏到教堂唱诗班庄严而宏大的和声。也因为这些,Michael Cretu拒绝掌声和荣誉以及别人给Enigma“定制”的风格上的定义。
【Deep Forest 森林物语】
被称为世界音乐头号乐团的森林物语(Deep Forest) 1992年由Dan Lacksman,Eric Mouquest以及Michel Sanchez三位音乐家创建于法国。 其中Dan Lacksman是制作人,后两位担当演奏重任。Dan Lacksman是比利时人,生于1950年。他从1969年起在比利时布鲁塞尔担任录音工程师,1970年开始运用合成音乐器材制作歌曲。1979年, 制作Marc Moulin LIO的专辑,创下数百万张的销售量。其后又曾为Thomas Dolby, Sparks及Yellow Magic Orchestra制作专辑而名噪一时。1980年,他成立自己的音乐公司,到1993年,制作了Deep Forest第一张同名专辑,在世界各地创下惊人销售数字。到现在为止,Dan-Lacksman仍然执着的将他专业的技术与观念,不断地为音乐注入新生 命。而Michel Sanchez及Eric Mouquet则是在联合国科教组织的全力支持下,深入非洲中部的雨林地带,以简单的录音器材将扎伊尔、喀麦隆及中非共和国矮人部落等地的传统民谣记录下 来,再以现代化的电子合马乐器掺进现代音乐的质感制作而成。身为世界音乐的先驱,融合了现代电子键盘乐器、各民族传统音乐以及自己的创作,Deep Forest俨然已为世界音乐界最具代表性的顶尖领导团体。
Enigma的和Deep Forest的,可谓廿世纪末世界音乐的两大最著名代表作:同样都曾采用过****原住民民谣做为音乐取样素材的这两支乐团,又以Deep Forest同时在市场及乐评间所获之好评更胜一筹。Deep Forest不仅以各张专辑在英、美、法多国创下金唱片与白金唱片的销售纪录,更获葛莱美与MTV音乐奖等单位之四项奖座的提名肯定,并曾荣获葛莱美奖“最佳世界音乐专辑”大奖。原本Deep Forest的成立,就是要深入发掘埋藏在全世界角落里的声音,因此他们花费了极大的心力,在这将近十年的乐坛岁月里,Deep Forest走访了非洲、亚洲、中南美洲等十数个未受现代文明污染的地区采集有声样本,将之吸收融合加入强劲有力的流行及舞曲节奏中,以他们自己独特的音乐语汇,将古今东西不同文化相互沟通串联。
Deep Forest 在1992年初以首张同名专辑中的梦幻雅致旋律单曲《Sweet Lullaby》进驻英国金榜TOP 10;1995年专辑《Bohème》中的一首《Marta's Song》更将台湾雅美族原始部落歌声引荐到全世界,此段音乐也被劳勃阿特曼执导的电影《云裳风暴》(Ready To Wear)用作其中的主题曲。1998年的作品《Comparsa》一改以前的神秘风格,转而沉浸在欢愉的嘉年华气氛中;2002年度大碟《Music Detected》以亚洲民族戏曲为主轴展开摇滚、迷幻色彩的部落寻根之旅,以SWATCH广告曲《Snow In Sahara》走红全球的女歌手Anggun以平和与哀伤的歌声为《Deep Blue Sea》进行了一场极具个性化的演绎。
【S.E.N.S. 神思者】
从我们论坛专门设有神思者频道,就可以看出这个乐队的优秀程度了。在这里呢,我只想大概介绍一下吧,感兴趣的朋友可以访问我们的神思者频道详细了解和欣赏。
S.E.N.S.是来自日本的一队擅长电子音乐的两人团体,其两位成员分别是深浦昭彦和腾木由加莉。乐队原名“SENSITIVITY PROJECT”(感性企划室),成立于1984年。他们因为在1988年日本NHK制作的记录片《丝路系列》的《海上丝路》中担任作曲、编曲与演奏的工作而声名大噪。而之后,为了让乐迷们能够因为《海上丝路》配乐三部曲(分别为《海神》、《伽罗》、《茶之圆舞曲》),更加深对他们的印象,才改名为融合了“SENSE”(感性)和“CENSE”(焚香)两种意义的“S.E.N.S.”,再之后就是1989年凭《悲情城市》获得金狮奖最佳杰作奖和《爱情白皮书》等一系列日剧佳作了。
他们是文学家。旋律如诗、如散文、如歌咏,文雅隽永,焕发美的气息。一个是玩摇滚出身,一个是音乐学院毕业,两个音乐路线相悖的人结合在一起,已经是不可思议。他们的音乐却因此时而温柔,时而奔放,更显和谐的奇妙。
他们是画家。纪录片也好,电影也好,电视剧也好,他们总能顺着剧情和画面,寻找最贴切的音乐风格。于是乎,一部有一部的经典配乐从他们笔下诞生:海上丝 绸之路三部曲、故宫三部曲、悲情城市,更有数不清的日剧。听着音乐,曾经看过的感人画面却自然而然的浮现眼前。即便不曾看过的,似乎也能从音符的跌宕中, 想象出剧中人的悲欢离合。配乐精湛若斯,我以为已经不该再用“配”这个字了。神思者的确无愧于“日剧配乐之王”的美誉!
【Yanni 雅尼】
雅尼,全球闻名的演奏家、作曲家,两度被格莱美奖提名,其作品在过去十年中一直是奥林匹克运动会广播音乐的最爱。在连续完成了雅典卫城,中国紫禁城,印度泰姬陵音乐会后,终于推出了最新专辑“IF I COULD TELL YOU” — 一次直击心灵的音乐旅程。
雅尼(Yanni),1954年生于希腊卡拉玛塔的一个风景独特的海滨村庄,五岁时就发现了自己的音乐才能。少时因为家境不好,无法受到正规有序的音乐教育,但这并不能抑制他与生俱来的音乐天赋的成长。他可以不需要任何谱子而仅凭超人的记忆,准确地记下听过的任何音乐中的每一个音符。
人们把雅尼(Yanni)称作是一个用音乐讲述生活的人。从他的身上可以感到古老希腊的浪漫诗意与年轻美国的奔放现代的融合。Yanni 的作品将高雅的古典交响乐与绚丽的现代电声乐巧妙地结合起来。他曾说过:“我的目标是用感情与人们沟通,我捕捉到了生活的感受并把它溶于音乐之中,音乐将会给听众带来希望的撞击。”
雅尼对音乐始终保持着无限的热情。“音乐是一种难以形容的语言--它越过了正常的逻辑思维,直接向人们的心灵倾诉。因此我不喜欢在我的作品中加入明确的唱词。对我而言,必须考虑的事就是忠实于情感。我尽全力去表现事实。我要传达的是我的生活感受和那些对我非常重要的事物。”
雅尼曾为许多广告、电视片制作配乐(完美的爱人)《I Love You Perfect》是1989年美国电视网电视长片,雅尼承袭他一贯的清新风格,为整部电视片营造出浪漫动人,宽阔自由又略带伤感的乐风,完美呈现出剧情的 情境转折及剧中人物的悲喜心绪。他擅长用电子合成技术将古典音乐以现代人的视角做重新诠释。在繁忙喧闹的快节奏生活之中,偷得半日闲来聆听Yanni的音 乐, 也许可以找寻到一份久违了的轻松和休闲。作为一个拥有独特创作方式的音乐人,Yanni 不愿被纳入任何流派,他独创着一般魅力独具的音乐潮流。
雅尼现在颇遭人非议,指责他的音乐商业味太浓。但不管怎么说,作为当今世界上最有影响力的电子乐队的指挥,雅尼所取得的成绩是与他的辛勤汗水分不开的,还在美国读大学时,雅尼就曾接触过电子合成器,后来还与当时最出色的一些电子音乐大师切磋过,如让•米歇尔、雅尔、范吉利斯、皮埃尔、阿达尼等,积累了不少经验,将这些前辈的艺术提高到了一个更完美的境地。
其主要专辑为:“雅典卫城音乐会”、“印度泰姬陵音乐会”、“北京紫禁城音乐会”三部曲,包括“Tribute”,“Southern Exposure”,Nightingale ”等。
【Vangelis 范吉利斯】
一位堪称伟大的音乐家。这位被称为「电子乐界的柴可夫斯基」的音乐巨人,他集创 作,演奏和音乐制作于一身,是一个真正的音乐全才,又被人们誉为“现代的瓦格纳”。不仅曾经创作出具有划时代意义的电影配乐「火战车」,半个世纪以来三十几张畅销的音乐专辑,更开启近代电子音乐的新视野,引领未来音乐的新发展。
范吉利斯(Vangelis)本名Evangelos Odyssey Papathanassiou,1943年3月29日出生于希腊,几乎没有受过任何音乐教育的他,4岁便能演奏钢琴,6岁举行个人作品发表会,可谓真正的音乐天才。
范吉利斯年轻时期接受摇滚音乐洗礼,学生时期自组的乐团「Forminx」不仅是’60年代希腊最受欢迎的音乐团体,范吉利斯更是将近代流行音乐带进希腊的第一人。而为了寻找更宽广的音乐空间,25岁的范吉利斯前往巴黎发展,他自组的「爱神之子合唱团」(Aphrodite's Child)红遍整个欧洲,也成功开发了前卫摇滚乐的新方向。’
早在1973年,电子音乐刚刚起步,大家就连Newage为何物都不甚明 了之时,他已经用电子合成器开始了自己的音乐探索。范吉利斯全心投入电子音乐创作,并转往伦敦为电影制作配乐,开启他辉煌的电影配乐时代,他的许多史诗般的电子音乐作品和电影配乐皆深得乐迷们的钟爱,其中包括1981年荣获奥斯卡金像奖最佳配乐的「火战车」、1982年的「银翼杀手」、1983年的「南极物语」、1992年的「1492征服天堂」等重要作品,范吉利斯开创了电子音乐与电影配乐的崭新前景,奠定了所谓未来太空音乐的发展,可谓居功厥伟。
Vangelis的 作品多达数十张,但他的性格与Micheal Cretu差不多,都喜欢过着近似隐居的生活,埋首于自己的音乐创作之中。所以他的名字可能很多人都并不熟悉,但他的作品从不曾耳闻的人我猜可能不多。事 实上,他的许多音乐,比如以上的三大作、Pulstar(脉冲星)、喜马拉雅山等等,都曾被不计其数的影视作品甚至广告引用过,中央电视台的广告经常引用他的“征服天堂”。相信许多人听过他的专辑后 可能都会发出恍然大悟的“哦!
2001年6月28日在雅典宙斯神殿举办的21世纪第一个最伟大的音乐会,演出曲目便是范吉利斯的合唱交响曲《Mythodia》,这场由希腊文化部长亲自宣布的音乐会,是由世界知名的两大黑人女高音洁西.诺曼、凯萨琳.芭托担纲演唱、伦敦大都会管弦乐团伴奏,另外还有120人编制的希腊国家歌剧合唱团、以及20位打击乐名家共同演出,而范吉利斯则将亲自担任电子键盘的主奏。这项最引人注目的音乐会,不仅透过电视实况转播传送到全世界,美国太空总署(NASA)并将这部世纪钜作带上外层空间,成为2001年火星计划的代表音乐!
也许正是因为范吉利斯的无师自通,他的音乐具有独特的无法复制性,他以键盘音乐为基础,巧妙融合古典、流行、电子、new age等音乐元素,发展出绵密的管弦乐法以及崭新的电子音乐语法,而他身兼作曲、编曲、制作的能力,更完整地呈现他的音乐理念,从早期古典乐器到后来的新电子音乐,在范吉利斯手中诞生出崭新的表现方式,成为一种未来感十足的新音乐。范吉利斯的成就,不仅反应在全球的唱片销售数字以及无数的得奖纪录,国际天文联盟更决定将新发现的「6354号星云」正式定名为「Vangelis」,藉以向这位音乐大师致敬。
【MatthewLien 马修连恩】
在*近北极圈的酷寒地带,那是一片长年被白雪覆盖,冬天太阳不会升到地平线上,夏天太阳不会沉落的奇异地方,那里是能耐严峻自然条件动物~驯鹿、狼、灰熊的保护区。这样一个一般人可能终其一生都不会到过的地方,却吸引了一个人越过加拿大大半个版图,选择居住那里。并且时常跋涉千里,四处旅行,足迹遍及这块处女地的任何角落。他赞叹大自然的鬼斧神工,他迷醉的聆听旷野中的声音,他爱怜的注视着野地里的动物,他恭敬的追溯原住民的过往,野地里的生灵在他心中累积成澎湃的旋律,倾注成一首首动人心弦的乐曲!这个人就是马修连恩。
1965年5月 10日,美国南加州圣地亚哥,MatthewLien呱呱落地。小Matthew是家中的第二个孩子,他还有一个姐姐。Matthew5岁时父母离异, Matthew和姐姐一起跟着母亲生活。虽然家境不富裕,母亲却执意要培养小Matthew的音乐才能———她为儿子买了一架钢琴,从此把音乐带进 Matthew的人生。
母亲的培育让Matthew逐渐掌握音乐技能,而父亲却影响了Matthew以后的音乐方向。和妻子离婚后,Matthew的父亲 便一人住到了加拿大的育空地区。
小Matthew年满7岁后,每年夏天都会去育空陪伴父亲,美丽的大自然风光让他异常兴奋,在那里他可以非常的接近大自然~随意的漂浮在湖面、静静的坐在山顶、甚至,到一些从来没有人到过的地方。 生活在这般原始的旷野、提升了马修保护野地的意识与灵感,他希望以这种热切的情绪,来感染并带动听者对于人文和环境有更敏感的感受。也就因为如此,马修的作品源自于自然,也有关自然,多年来他从事录音,作曲、演出与音乐制作等工作,作品从纪录育空地区翻腾的冰山,到融合中国传统音乐元素,更熟习地将收录自原野的自然声音放进作品里~即使是冰块移动的声音,人们都说他的音乐里看得到『风景』。和自然如此亲密地接触让小Matthew在不知不觉中产生了环保意识,而浸染于自然山水则让 Matthew灵性毕现,随着年龄的增长,Matthew的音乐旅程中越来越多地沾染上山林水溪之气,直到有一天,他成为彻底的环保音乐家。
1990年,25岁的Matthew发表了自己的处女作《MusicToSeeBy》,一鸣 惊人。Matthew音乐中表达出的冰山、湖水等育空风景令听众有直观之感,Matthew也凭此获得育空杰出人士的荣誉。此后的4年时间里, Matthew一口气发表了《InSoManyWords》(无以言尽)、《VoyagetoParadise》(天堂之旅)、 《TouchingtheEarth》(感受大地)以及《CaribouCommons》(驯鹿宣言)等四张作品。这些作品一脉相承地展现了 Matthew的音乐思想。其中,前三张专辑还是在表达自然风景,而第四张《CaribouCommons》则标志着Matthew音乐道路的突破,它与 接下来的《BleedingWolves》一起,成为Matthew的经典之作。
1994年,Matthew凭借单曲“BleedingWolves”拿到了极光奖“最佳原 创音乐奖”,1995年,他又获得极光奖四项提名,并拿到“杰出音乐创作奖”和“音乐类杰出个人奖”,可谓硕果累累。Matthew并不光做自己的音乐, 1993年,他担任专辑《LouiseProfeit-LeBlanc》(原住民故事)的制作人,同年他还制作了北极及加拿大运动会专辑 《LifeCycle》。1994年,为《YukonGold》(育空之金)配乐制作等。
1997年,已经名扬天下的Matthew来到中国,探访东方文化的神韵。这一年,他与中国 音乐家们共同探讨音乐,还研究了一些他过去从未听过的东方古乐器。散发神秘魅力的古乐器令他如痴如醉,并迅速把这些成果运用到他的新专辑 《Confluence》(汇流)中去。中国乐器的造型简单,取材于大自然,有着宽广的音域、动人的音色。Matthew灵感突发,把他原本陌生的亚洲乐 器与已经烂熟于胸的西方乐器巧妙融合,令《Confluence》相当特别。《Confluence》完全摒除了电子合成乐器,而是用大量的东西方乐器营 造出最真实的画面。Matthew用中国二胡与提琴呼应,用中国唢呐与萨克斯风搭配,用箫与爱尔兰笛应和,用琵琶与班纠琴融合,搭配出天衣无缝的整体效 果。
《Confluence》的录音工程浩大,有多达50多人参与录音,最后还由混音大师BernieGrundman进行制作,使之成为Matthew 音乐生涯里的又一高峰。
Matthew的音乐虽然被人们称为是环保音乐却有别于“激进”,他只是把手中的乐器幻化为 摄像机,真实地记录下自然的各个角度,然后作为记录片播放出来。重视“呈现”而不是“说服”,是Matthew音乐“世界观”层次上的特立独行,也正因 此,人们受到的震撼反而越大:所以,马修的音乐里没有语言、文化、地域的隔阂,只有尊重、交流与融合。 使听Matthew的音乐变得轻松起来。随着时代的发展, Matthew所倡导的环保概念正越发深入人心,而他的音乐正像窖藏的美酒,愈久弥香。
【Ginkgo Garden 银杏花苑】
银杏,是目前已知地 球上最早的树种,早在2亿5000万年前的侏罗纪时代就已经扎根于太古世界之中,有活化石之称。银杏树的生命力极之顽强,在日本广岛长崎的原子弹灾灭之 后,是最先重现大地的植物,而且毫无受辐射影响的变异情形,实在令人啧啧称奇。正因如此,在日本银杏被誉为“希望的使者”。银杏的扇形对称的叶子,由于其 叶子边缘分裂为二而叶柄处又合并为一的奇特形状,又被视作“调和的象征”,寓意着“一和二”、“阴和阳”、“生和死”、“春和秋”等等万事万物对立统一的 和谐特质。银杏叶子也可以看作心型,所以又可以看成爱情的象征,寄予两个相爱的人最后结合为一的祝福。
德国的伟大诗人歌德(Johann Wolfgang von Goethe)深深地被银杏的特质所触动,于1815年9月15日凭诗寄意,写下了短诗“Ginkgo Biloba”,作为向其爱人Marianne von Willemer示爱的礼物。而1993年,同样来自德国的新世纪音乐家Eddy F. Mueller也以银杏为主题,为我们献上一趟绝妙的音乐之旅。
Mueller早在70年代 就活跃于德国哈根,曾在Pegasus, Mandrake, Nena("99 Luftballons")等数个乐队中担任吉他、键盘及风琴的演奏。累积了相当丰富的音乐经验后,他于80年代创立了自己的音乐工作室Birdy,其后 以Birdy的名义发行过11张专辑(包括LP及CD),并参与过逾2000部电影、电视及录像带的音乐制作,成为德国该行业中的佼佼者。1993年, Mueller从一部德国纪录片中获得了灵感,并请他的好友——日本女油画家Atsuko Kato为他的专辑绘画封面,由此完成了第一张以Ginkgo Garden之名发行的专辑。而3年后Ginkgo Garden的第二张专辑面世,迅速成为大热。
Mueller以其独一无二的和谐之音征服了无数乐迷的耳朵,成为炙手可热的New Age音乐家。
【Kevin Kern 凯文•科恩】
KEVIN KERN,出生在底特律,不可思议在出生18个月的时候,开始练弹钢琴。四岁时候,开始在一个私人指导老师的教授下学习弦乐和古钢琴。然后,14岁时候,做了职业的首次演出,并且与其他伙伴成立了一个小乐团。他在底特律交响乐钢琴家Mischa Kottler指导下学习 ,并且上了密歇根大学的音乐系。受其钢琴类主席罗伯特•赫德指导。
凯文与著名的钢琴家 Jaki Byard,乔治•鲁塞尔,弗雷德•赫斯奇和威廉•托马斯•麦金利一起学习。在毕业以后,他在波士顿生活工作了 10 年。在1990年 ,凯文搬到旧金山,并且开始了表演。此时,凯文开创了他自己的钢琴流派,以钢琴为主体演绎音乐的心情和旋律,并且越发技艺成熟和浓厚。此时,凯文完全傲立于钢琴演绎的顶峰!
那种从心底触动灵魂感官的钢琴音乐,澄清剔透……
他珍爱今生的钢琴,散发出活跃、引人深省的聆赏魅力,即使是在极弱到几乎无声的乐段,依然洋溢出无法言喻的深刻情感。凯文科恩以《In the Enchanted Garden(绿色花园)》一篇,在当时开启了新世纪钢琴前所未有的「田园派」风格,在浓浓的青草香气中,你彷佛能呼吸到充满透明感的空气,满满蕴含自然生命力。专辑的录音相当细腻讲究,钢琴的高音呈现出晶莹亮丽的质感,音场动态宽阔、层次分明,每个音符都让你心神悸动,这不仅是凯文柯恩跨入乐坛的个人成名作,也是新世纪钢琴史上最重要的十张专辑之一。
他的前三张畅销专集《In the Enchanted Garden》、《Summer Daydreams》、《Beyond the Sundial》在全球销售皆已突破金唱片,张张皆为行家指定收藏的新世纪名盘。
【Gregorian 格林高利合唱团】
Gregorian是由12位浸淫于教堂音乐与合声风格,拥有深厚古典基础,并在英国伦敦乐界有一定地位的演唱家所组成。其制作人Frank Peterson曾是Enigma的一员,知名作品有很多:如Enigma的和,Sarah Brightman的等等。正因如此,我们常常可以在他们的作品中听到与Enigma如出一辙的配器和编曲,而Sarah Brightman更是数次在作品中献声,为专辑平添几分光彩。
在此有必要介绍一下所谓的"Gregorian Chant"。这是在罗马天主教会的正式礼拜仪式中所唱的圣歌,起源于中世纪的罗马天主教会。当时有位教宗叫格林高利一世(Gregorius Magnus,任职期间公元590~604),他曾将这些圣歌编辑成册,因此后世人称其为“格林高利圣歌”。Gregorian Chant具有以下特征:歌词全是拉丁文,是无伴奏、无和声的单一旋律线,节奏非常自由,采用不同于“大小调系统”的调式音阶,同时还具有客观的、非个人 的与超世俗的性质。这种圣歌音乐与礼拜仪式密不可分,它们可算是“功能性的音乐”,亦即具有特殊功用的音乐,不具娱乐价值。它们主要旨在表达歌词的宗教内 涵,而不注重官能美感或情感诉求。但有趣的是,中世纪许多俗乐与民谣却改编自格林高利圣歌的曲调。
圣乐对中世纪的欧洲人而言,与日常生活息息相关。当时,社区的每一份子都必须参加宗教聚会,并在聚会中唱圣歌。天主 教的主要礼拜仪式有两种:“弥撒”与“日课经文”,格林高利圣歌就是应用在这两种天主教的礼仪歌曲。例如,弥撒常用部分的歌曲包括或、或、、或、,在中世 纪时都是用格林高利圣歌来吟唱。因此一般民众对于格林高利圣歌的熟悉程度就如同今日一般民众对于本地流行歌曲的熟悉程度。
【Era 创世纪】
Era,英文原意为“时代、世纪”,可译为“创世纪”,是一个风格与Gregorian(格林高利合唱团)接近的音乐团体,其灵魂人物是法国音乐家Eric Levi。关于Eric Levi,我们所知的确实不多,甚至也只在Era的作品中见过他的名字。而且他也不属于高产型的音乐家。Era至今为止仅发行过3张专辑,分别是1998年的《Era》、2001年的《EraⅡ》以及2003年刚刚发行的《The Mass》。发行数量并不多,但都是颇受欢迎的作品。Era系列几张作品获得的成功反响,为他与日俱增的名气奠定了优厚的基础。
如果说Gregorian是在Enigma第一张专辑的音乐风格基础上强化格林高利圣歌和宗教元素而发展出来的,那么同样也可以说Era是借鉴与继承了 Enigma、Deep Forest、Gregorian等名家的成功元素并加以进化创新而生的。总体来看,Era与Gregorian两者的音乐类型都是圣歌与现代器乐的融 合,甚至乍听起来,还颇为相似。不过学习并非罪,刻板模仿才是可耻的,毕竟不是每个人都能如Enigma那样能开一派之先河的。如前所说,Era本来就是 对前人成功经验的继承和发展,关键在于比以前是否有所突破和变化。而经过市场考验的结果是上,Era成功了。
比起Gregorian全男班的阵容(Sarah Brightman的献声毕竟是少数),Era无论在和声还是领唱上,都加重了女声的成分,因而整体风格都显得更柔和、更温暖。我觉得Gregorian 的歌声像高居圣坛之上的肃穆之歌,多少有点儿“可远观而不可亵玩焉”;而Era的则更人性化,像是就在我们身边的平民歌声。这里并无任何褒贬之分,纯粹只 是我个人感觉上的不同罢了。而且由于女声的加重,Era的声部明显比Gregorian来得更丰富,而且女声领唱的戏分更重了。此外,Gregorian 很注重乐曲的整体氛围的营造,而Era的曲子旋律性更强,很易上口,感觉上更流行化一些吧。这也许正是Era成功的秘诀之一。
【Medwyn Goodall 梅德温•古奥】
新世纪音乐天才Medwyn Goodall生于英国肯沃郡。在这个美丽的乡下他度过了他的童年。平时他喜欢猫,喜欢科幻片,吃素。Medwyn Goodall自他家乡肯沃郡的工作室开始,便投身于通过音乐来表现大自然的壮丽和秀美。
Medwyn精通各类乐器,但最擅长演奏吉他。这里还有一段小插曲,60年代,但是十一岁的Medwyn得到了他的第一把吉他。这是他遇到了当时英国著名的流行乐手Cliff Richard, 他不断鼓励小Medwyn从事音乐事业,这为他后来的成功打下了坚实的基础。
最广为新世纪爱好者熟知的世界Newage榜冠军大碟《女巫医》就是出自这位大师之手。该碟乐曲运用南美轻松节奏、直笛吹奏、键盘及敲击乐器演出天籁之音, 闭上眼可以现象出一副热带雨林的奇异景色,百听不厌!”
Medwyn的音乐旋律优美,富于表现力,给人以激情。它的作品中不仅有描写南美安第斯风情的,如“女巫医”;又有描绘美洲印第安部落的,如“守护神”,“鹰的精神”;还有崇尚大自然的,如“海豚”等。这些作品把人的精神带入了崇高的境界,远离世俗的喧嚣。Medwyn Goodall:从在Cornwall的乡下的家中和工作时里开始Medwyn Goodall把全部的精力放在了通过音乐来表现大自然的美丽和灵秀。虽然他的主要工具就是吉他,但是他还可以演奏许多种其他的乐器,就是*着吉他,他发展了一种独特的音乐类型 - 旋律优美,富于表现力 -既使人心静如水,又让人富于激情。
梅得温如是说:“我的音乐是使人们减轻压力并放松精神,它具备某种精神和你心灵深处的灵感,它具有震动的音调,不猛烈的节奏。我的音乐是与其说是我的创造,不如说是对灵魂的洗涤。我不想让人们睡觉而是让他们进入一个他们能做任何事情的梦境;鼓励他们发挥他们自己的创造力。”
毫无疑问,他做到了,而且做得如此出色
【James Horner詹姆斯.霍纳】
提起James Horner大家可能不很熟悉,但提起电影《铁达尼号》相信几乎人人皆知了吧。是的,《铁达尼号》史诗般的音乐就是出自James Horner之手。
James Horner(詹姆斯.霍纳),1953年8月14日生于美国洛杉矶。5岁开始学钢琴,早年曾就读与赫赫有名的英国皇家音乐学院、加州大学洛杉矶分校及南加州大学。在南加州大学获得学士学位后,又继续攻读获得音乐作曲硕士和博士学位。毕业后Horner在南加州大学教授音乐理论,获得了一个来自美国电影学院为The Dronght一片作曲的机会,Horner很快喜欢上了电影作曲,在受雇于Roger Corman的New World Pictures公司之前还写过几部电影配乐作品,这都是他早期的电影配乐作品,另外他还为,,这些业绩不佳的电影创作音乐,但是他的配乐手法的日益成熟渐渐为好莱坞的配乐权威所注意。他应邀为配乐,于是他的事业开始走向辉煌。
从踏入影视创作领域至今,素以其唯美华丽、充满诗意的配乐风格在乐坛独树一帜。
“我是个爱尔兰音乐的追随者,我喜爱它的忧郁的气息和永恒的品质,我和其他作曲家不同,因为我不把音乐看作是一种工作,而把他看成艺术。”
在十多年时间内,Horner成为乐界Fans的论战的中心,他的风格和技巧一次又一次地遭到质疑,以致他很快成为好莱坞最易识别的作曲家之一。他为所作的配乐使之飙升为国际巨星,虽然他强调自己对名气不感兴趣,但是那并不影响他在其事业中的专业发展眼光。
Horner的事业仍就年轻,但是却在风格上有些显著变化,八十年代早期,Horner为主与几位天才的音乐家一起用电子合成器创作了一种富有创造性和 革新意义的音乐,承,,和,他们相信把管弦乐和电子音乐合为一体是一种未来配乐发展必然趋势,事实也证明有不少拥护者在追随这种刚刚起步的潮流。
不论这些争议多么激烈,Horner在80年代中期开始改变他的作曲范畴。1985年的作品Cocoon提示Horner开始完全使用弦乐,到1988年,虽然还在Vibes和Red Heat中运用了电子合成器乐,但Horner已完成了他第一次的两部大型弦乐作品:Willow和The Land Before Time,这两部作品对新式乐器的兴趣和完全的弦乐以及流行电影谱曲的机会融为一体。
1989年,Horner因<光荣>一片荣获葛莱美大奖,而先前为动画片《美国鼠谭》谱写的歌曲“Somewhere Out There”不仅使他获得奥斯卡和金球奖提名,更是勇获该年度葛莱美“最佳歌曲”和“最佳电影插曲”双料大奖。
Horner继极富有经验的配乐家Jerry Goldsmith,又一个在90年代早期通过无数小电影迅速崛起。他成为儿童电影的专业配乐者,但同时也为一些电影创作了一些更精致,有力的作品。
从1995年起,Horner以《燃情岁月>,<勇者之心>,《阿波罗十三号》等一系列风格迥异的电影配乐建立其创作领域的霸主地位。
两年之后,他为史诗巨片《铁达尼号》创作的音乐不仅使他在奥斯卡奖上满载而归,更为该片夺得“年度最佳”立下汗马功劳,由此,James Horner已理所当然成为当今乐坛最炙手可热的王牌电影配乐大师.
【Joe Hisaishi 久石让】
久石让(JOE HISAISHI)是谁?天~如果阁下不知道的话,那我看我们还是换种方式再开始好了……
提起久石让,宫崎骏迷一定不会陌生,因为只要你留意每部宫氏电影的开头或结尾,就会看见这个名字——音乐:久石让。在你为动画中曲折的情节、宏大的场景、精细的制作而感叹时,是否同时亦被出色的音乐而迷倒呢?
久石让,1950生于日本的长野,是日本最多产,同时也是最具影响力的现代音乐艺人之一。在长达二十年的傲人音乐生涯中,他担任作曲、制作、编曲和演奏 等多项工作。久石曾为超过二十部电影担任配乐工作,并曾四度赢得日本电影金像奖最佳电影配乐奖。他还从1992年起连续三年获得日本最高电影音乐大赏, 1999年又第四次获得此奖。他还为许多电视连续剧以及数不清的电视广告制作配乐。这位以独特的极简风格着称的钢琴兼键盘手曾出版超过20张以上的畅销个 人专辑,每张都是数一数二的佳作,可谓硕果累累!
久石让早年曾就读于日本国立音乐学院,修习作曲。1982年,久石让在毕业的同时推出了他的 第一张个人音乐作品专辑。1983年,经人介绍,久石让结识了宫崎骏,此时宫崎骏正致力于《风之谷》的创作。听过久石让创作的[风之谷]的印象音乐后,宫 崎骏被深深打动了。此后影片公映后更证实了宫崎骏的眼光,久石让为该片创作的配乐深深地打动了无数的观众以及评论人。因此次年宫崎骏的"GHIBLI(吉 卜力)"工作室后,久石让便一直担当宫崎骏动画的音乐监督至今。
久石让是一个非常活跃的音乐创作人。如今,久石让不但是宫崎骏的音乐代言人,更与北野武渐成黄金组合,创作了《宁静的海》、《Kids Return~坏孩子的天空》、《花火》、《菊次郎的夏天》等佳作。 此外的配乐大作还包括:动画电影《阿里安》、《机器人嘉年华》,《仔鹿物语》、《水之旅人》、《寄生前夜》等等。在日本,久石让早已是闻名遐迩的资深音乐人。1998年,久石让 更获邀担任日本冬季长野残疾人奥运会的音乐制作总监,如此重要的任务可说是对他在音乐界大师级地位的莫大肯定。
【Kitaro 喜多郎】
喜多郎是当今最著名三位的“新世纪”音乐家之一。1953年出生在日本一个信奉神道教的农民家庭。他没有接受过专门的音乐课程。完全*自己的感觉和天赋创作和演奏音乐。 喜多郎说:“我从来没有受过音乐教育,也从来没有上过什么音乐课,所以我的创作灵感完全来自 大自然。”他使用电子合成器来表达音乐,因为“我可以用合成器创造海洋、冬天的海岸、夏天海滩上的全部景色”。而评论家也把这种乐器制作的音乐称为“心灵 音乐”。喜多郎正是利用了合成器的巨大威力创作音乐,表达自己的情感。自第一张唱片《星际旅行》发行以来,他已经出道整整二十年。最近出版了第二十四张专辑《MANDALA》。近年旅居美国纽约。 1997至1998年在全世界超过100个城市进行第四次巡回演出。
最初接触喜多郎的音乐,是他的《丝绸之路》。喜多郎的音乐被划入“新世纪音乐”的行列,也许因为他以电子合成器为演奏器具。 他使用电子合成器,因为“我可以用合成器创造海洋、冬天的海岸、夏天的海滩上的全部景色”。而视像评论家也把这种乐器制作的音乐成为"心灵音乐"。喜多郎正是利用了合成器的多功能和巨大威力创作音乐,表达自己的情感。作为他的音乐的爱好者,最初我感到疑惑:使用现代化科技的电子产品,与音乐中推重的尊重大自然、回归大自然的情感似有矛盾。现在觉得这其实只是表现的手段,并不影响其音乐内涵的表达。而很多时候喜多郎又不完全依赖合成器,而尽量使用自然的声调。例如笛声,鼓声,海浪声等都不是用合成器制作的。
喜多郎的作品覆盖很多的方面。描写大自然的,包括《丝绸之路》、《敦煌》等;充满宗教色彩的《MANDALA》;记叙神话故事的,如《古事记(KOJIKI)》;电影电视音乐,如《宋家皇朝》,早期的《天与地(HEAVEN AND EARTH)》等。对这么多种题材的音乐作曲家都有不俗的表现,可以看出喜多郎的文化修养、音乐素质造诣颇高。
是情感塑造了喜多郎和他的音乐。触及心灵的乐章将流芳百世。
【Suzanne Ciani 苏珊•希雅妮】
享誉全球的New Age女键盘音乐家苏珊•希雅妮,六岁时迷上了萧邦等的古典音乐作品而开始学钢琴,一路接受科班训练教育,最后取得加州大学柏克莱分校作曲硕士学位。
真心喜爱音乐、和坚持好音乐的人,才有可能不断地创造出动人的旋律。苏珊•希雅妮的琴音中,充满了她对音乐的挚爱与执着,所以显得富有感情、清丽而脱俗。尘嚣纷扰,岁岁年年之后,她的音乐仍然保有柔美而纯净的线条,说是女性的敏感纤细也好;说是对人性情感的眷恋与坚持也好,苏珊•希雅妮的琴音,既动听,也动人。
苏珊在1982年发行她的个人首张专辑「爱欲之潮」(Seven Waves)。至今已拥有十张的个人演奏专辑、个人激光视盘、CF及电视配乐、乐谱册,并获得四次葛莱美奖提名,同时更是Billboard排行榜上「新世纪音乐」(New Age)的常胜军。
这些荣誉无法完全代表聆听苏珊。希雅妮音乐的感动。苏珊的音乐创作融合了古典的技巧,并以现代钢琴的表现诠释出简单、轻盈的音乐空间感,彷佛跟大自然合为一气,无限延伸人类的感性想象。
早期苏珊的创作有着浓郁的电子风格,除了因为她曾与电子合成乐的开山祖师Don Buchla工作外,她并为自己设计了一款名为Buchla的电子合成乐器,往后十年她便以这台机械 做为她重要的创作乐器。而她的个人首张专辑「Seven Waves 」也成为早期电子乐的代表性作品之一。
第二张专辑「爱的速率」(The Velocity of Love),苏珊与因电影「火战车」而获得1981年最佳电影配乐奖,并以专辑「南极物语」而在全球拥有高知名度的新世纪音乐电影配乐大师范吉利思 (Vangelis)共同合作演奏。这次的合作机会让他们二人私底下成了无话不说的好友,并且也让此专辑有了极佳的销售成绩。
专辑中的同名主打曲<爱的速率>成为苏珊最脍炙人口的代表作品。此外,专辑更登上了美国著名的新成人抒情电台(New Adult Contemporary)的点播排行榜。
1985年,苏珊开始与Private Music唱片公司合作,在这个阶段她总共发行了五张专辑,并屡获葛莱美奖的提名,透过BMG唱片公司的发行,使全球乐迷更加了解她。合作数年之后,苏珊 亟思转变,她开始想参与自己专辑的录制工作,于是她结束了跟唱片公司的合作关系,搬至北加州,放弃电子合成乐的创作,重拾古典音乐的精神。
苏珊与乔组了一家名为Seventh Waves的公司,在1994年发行了「琴梦」(Dream Suite)专辑,这张专辑是她首度尝试与大型管弦乐团合作。 爱情滋润与幸福归宿的安全感更使得她的创作泉源毫不枯竭,这在她成婚立业后发表的首张专辑《琴梦》中,引入CD-Extra交互式多媒体光盘技术可以证明。这张专辑苏珊找了大姊玛莉担任计算机画、油画等效果的制作,无论视觉或听觉上都带给人们幸福温馨的感受。身为意大利移民地三代的她,偏爱沛沛•罗密欧、帕可•迪鲁西亚的音乐与意大利歌曲。她自承作品中有许多灵感来自于海洋和异国风情﹙荷兰、意大利、西班牙﹚,浪漫感性的浓厚拉丁色彩在她作品中随处可见,创作媒介则从早期的电子音乐延伸到自然乐器、管弦乐。她的《奇幻世界》《月光旅站》、《琴梦》、《低语轻诉》等专辑四度获得葛莱美奖提名。
她被美国乐坛喻为「…自然,纯净,彷佛是潜意识里最向往的温柔」。苏珊的音乐创作表达出她个人独有的成熟、创新风格,最难得的是:自她发行首张个人专辑至今十六年来,她的音乐始终富有情感,而不是充满匠气的表现。典雅唯美的钢琴,与新世纪电子合成音乐(New Age)之间,原本很可能会是一种妥协的关系,但苏珊•希雅妮却将二者完美结合,虽然音质旋律变化无穷,而音乐表情却是控制自如,因为对音乐的深刻体认,使得她能善用这样的语言,去述说女人对感情的无限依恋,同时维持一种纯净自然的生命情怀。将情感升华,很舒服,很甜美,彷佛灵魂洗涤后的空明澄澈。
「我的音乐是绝对追寻自然,因而它可以超乎国界,跨越种族、文化的藩篱。」用苏珊对自己音乐的诠释作结尾。我们期待以她的琴声翱翔天地之间.
【Chris Spheeris】
雕像一样的英俊脸庞,浓密的长发,彰显坚韧意志的落腮胡髭,这就是丰神俊朗的Chris Spheeris。浪漫而潇洒的绅士,英俊的面 容后面是一位杰出的音乐作曲家和演奏家。从小多才多艺的他,八岁就能在画布上画抽象画,十一岁开始尝试写诗,十二岁便抱着他自己的吉他为其写歌,到了十五 岁他开始将其诗作谱上曲韵后,正式开创了他的作曲生涯。
后来在70年代末80年代初,他遇见了另一个吉他手Paul Voudouris,之后便开始学习其他的乐器,比如键盘和贝司等。1985年他和著名的哥伦比亚唱片公司签约,并推出了个人第一张专辑,并由此开始他的 辉煌生涯。其实,Chris Spheeris已浸淫New Age乐界达十年之久,只因缺乏跨国唱片公司集团作有计划的密集宣传,才会在知名度上逊于其他音乐家。
他的音乐也和相貌一样出色。Chris Spheeris前期的重要专辑都是在Essence这家主要以New Age音乐为主打的公司录制,和键盘手Paul Voudouris合作的两盘专辑《Europa》《Enchantment》被奉为New Age音乐的发烧天碟。不过真正代表Chris Spheeris的颠峰作品是1990他在CBS发行的《Desires of the Heart》,专辑中的10首曲子将Chris Spheeris出神入化的吉他演奏技艺和指法表现得淋漓尽致,纯净透彻,旋律优雅,美轮美奂的意境令人叹为观止。让人心欣喜的是Chris Spheeris的创作一直保持在一个相当高的水准之上,他似乎始终不紧不慢的按着既有的节奏走在自己的轨道上,不象Yanni在井喷似的创作后,后期的专辑似乎走入一个瓶颈状态,特别是1999年四张唱片张张寒碜。
Chris Spheeris的音乐主要以吉他和键盘为核心乐器,相比Yanni的钢琴和电子合成器来说,在那种适合现场的大气磅礴的音乐气氛的营造上确实要薄弱一点,但更显轻快平和,象天边的那一抹微云,悠远而自在。听他的音乐就象在中世纪的一个欧洲小镇的清晨漫步,行人稀少,不见车马,随着音符没有起点也没有终点地走着,一切都显得那么明净而古老。
但就音乐的质感而言,他重现爱琴海滨历史氛围的功力 可说无人能及。由于受东正教和古老的希腊爱琴海文明的影响,Chris Spheeris的创作不时地传递出一种历史的厚重感和宗教音乐特有的神秘气韵。Chris Spheeris爱好旅行,对世界各地的民间传统器乐也很感兴趣,这点越来越多地反映在他后期的唱片制作中,在配器上他甚至使用到了中东和北非的弦乐器,呈现出一派平沙浅草、落日孤城的旷远而神秘的音乐氛围。也难怪他的专辑名称总是从探索人类心灵活动或怀想古文明风采的角 度出发了。
他轻车熟路的驾驭着希腊古典美态的音乐,同时给这种迷人的音乐灌入了各种世界音乐、古典音乐和民间音乐,从而产生了属于他自己的音乐,一片由吉他和钢琴为主乐器,以柔慢而稳定的节奏来演绎的浪漫,轻缓却没有丝毫拖沓和迷废的音乐空间。听他的音乐是一种休闲和回忆的享受,更给与我们一种的全新的安逸享受氛围!Chris Spheeris目前共推出过12张专辑,在AMG All Music上也获得了甚高的评价。
本贴由[天才笨笨]最后编辑于: 29日/3月/2006 8时27分23秒
ZT From
www.6park.com